油画风景写生教案

2024-07-19

油画风景写生教案(共6篇)

篇1:油画风景写生教案

程:油画风景写生与创作班

级:时

间:地

点:画室和巩义沙鱼沟写生基地

主讲教师:孟新宇

2006级绘画专业(35人)2008年10月20—11月28 商丘师范学院美术学院

油画风景写生与创作

(教案)

课程名称:油画风景写生与创作 任课班级:2006级绘画专业

任课时间:2008年10月20日—11月28日

6周 任课教师:孟新宇

教学目的和基本要求

自然界的光线和景物丰富多变,通过风景写生,可以锻炼学生对色彩观察敏锐和快速反应的能力。

外出写生所带绘画工具官轻便、实用。主要工具:

一个装油画颜料和画笔、画刀、画板的画箱,最好是带支架的画箱,以便于调整上下高度。

若干张涂好底子的硬纸板,最好备有方形和长方形两种类型以便于构图。也可准备涂好底子的画布和少量油画内框,将画布裁成与内框相合的尺寸,画前用图钉将画布临时固定在内框上。画完后可取下,再钉一块画布—上去。

风景写生的画幅尺寸一般都不大,这主要根据写生的目的而定。比如,训练色调,一本书大小就可以了。如果是综合性训练,尺寸应大一些。画幅越大就越难控制,这也是对一个人技术水平的检验。

少量的松节油。根据个人的作画习惯也可带一点调色油。一些擦笔用的废纸或废布。

教学内容和方法步骤

一、构思与构图

1、选择景物,第一眼的“印象”至关重要。

当你的视觉第一次接触到眼前的景物时往往会产生某种异常强烈的“色彩幻觉”,这往往就是你要表现的色彩原始动机,是未来写生的发展趋势和目标。这第一眼里包含着你的内心与自然碰撞出来的火花。视觉在经过这很短的“兴奋期”之后,进入稳定的“适应期”。这时,眼前的“色彩幻觉”消失,——切色彩都恢复了“正常化”、“一般化”。这种状态是画家最不希望出现的。因为,艺术就是表现“非正常”、“不一般”!就是要追求那个“幻觉”!不要放过最初的——一丝一毫的感动,而要将其纯化放大,带着想象并在整个 写生过程中追随它,你的色彩写生就会有一颗生命的种子。自然光线每时每刻都在发生变化,但哪怕是瞬间的感受形成的“印象”,都应该长久地萦绕在你的心头,形成你写生中不变的信念。选景时,还要注意所在的位置,不要让阳光直接照射到你的画面上。

2、构思——用绘画特有的思维方式去思考

找到色彩的兴奋点,考虑写生的构图,这个过程就收“构思”。此时要在头脑里把眼前的景物进行“过滤”、考虑“取舍”,把天、地、物化为色彩、黑白灰等关系,斟酌它们在画面上的位置。这里,首先要考虑的是形成未来画面的色调、构成画面的几个大色块以及由此形成的画面黑白灰关系。

选择好景物之后,不要急于动笔,要思考:对于眼前的景物最感动的到底是什么,怎样的色调可以表达这种感动,天、地、物这三块应在画面上各占多大面积,大的色块怎样布置,用怎样的方法表现„„要充分思考。

3、构图——组织眼前的景物

在速写本卜勾画些小草图,将构思的结果用简略的线条呈现出来。构图的第一要点就是决定在怎样的尺寸框架内安排物象的比例、位置。例如:根据感受,你想画方构图,还是想画横构图?抑或想画竖构图?要收入画面的物象应当画在什么位置上,天、地、物色块各占多大面积?它们的图形关系是否有意思,是否主题分明,等等。

待构图基本确定后,便可在画布上起草。起草的方式可以有多种,一般的方法是用大小适中的油画笔蘸松节油,将熟褐稀释成稀薄而透明的颜色,在画布上简略地勾画出景物的大体位置。此时用色不宜太厚,以定位为主。也可用其他颜色,这要根据所画物象和色调而定,初学者最好选择较为柔和的颜色,慎用鲜明而渗透力强的颜色,因为这些颜色很容易上泛,给以后作画带来麻烦。

二、铺设大色块,明确色调的倾向

油画的色调是由画面中几个主要的大色块构成的。大色块的色彩倾向使色调的倾向得以明确,因此,一般总是从铺大色块开始,从明确色相关系开始,从重色块开始。

在铺设大色块时,一是要薄,二是要快。不要求一遍准确,也不要过分注意细节,甚至可以把你对色块的色相感受夸张地涂抹出来。这样做,可以避免因怕色彩画不对和过多地注意局部色彩而畏首畏尾、精神负担过重的现象。

要知道,正确的色彩关系是不可能一步到位的,总要经过不断调整才能达到,一开始的铺设不过是起到一种色彩标记的作用。当然,这样说并非不顾写生对象而任意涂抹,而是要在感受对象的基础。上去明确色块,而且必须注意色块之间的关系,这样才能为下一步深入调整打下基础。

从油画的作画特点看,画的遍数越多色彩就越容易灰暗。因此,开始画鲜明一点是有好处的,当然,鲜明要有分寸,不能太离谱。

铺大色块,明度的控制很重要。特别是逆光的色彩,初学者往往容易画重。要压缩自然光色的明度,学会运用色彩的冷暖关系表达物象色彩(参见静物写生步骤四所讲的内容)。塞尚有——句名言:“阳光无法复制,但是必须用其他的东西把它呈现出来,那就是色彩。”科学不论怎样论证它们之间必然的、逻辑的、光学的、物理的联系,都代替不了视觉对它们的直接感受与观察。我们所看到的是光源色、环境色、固有色三者组成的综合的色块印象。我们要捕捉的也是这个色块印象。

三、深入调整,丰富细节,意在提高每一块色彩的质量

在大色块基本铺定之后,接下来便进入色彩调整的阶段。这一阶段时间用得比较长,旨在丰富、生动色彩的同时进一步寻找、提炼出物象提示给你的、难得而又美丽的色彩关系。

学生往往在这一步出现的问题最多。不是画面很花、色彩生硬、互不相关,就是没有色彩或只画“固有色”。出现这些问题,一方面是由于没有掌握条件色的色彩思维特点,观察方式不对,因而看不出或体会不到色彩关系的魅力所在;另一方面是训练少,技术经验不足。

要画出好看的颜色,第一必须注意色彩关系,这就是前面多次重申的:抛弃孤立观察的“固有色”,建立整体比较的“关系色”观念。第二要在调色板上积累经验。提高色彩的品质是这一步要做的重要工作。要耐心在调色板上寻找用哪些颜色可以调配出最饱和、最响亮的色彩。这一步做到什么程度,色彩质量如何,是检验色彩修养的重要标志。

掌握色彩写生的主动权并非易事,总有一个“模仿”过程,这是正常现象,但如果不从色彩特有的角度去思考,不会有进展。

四、回到整体,收拾完成

经过不断调整深入,色彩关系逐渐贴近自己的感觉,各部分细节也逐渐刻画出来,就要接近尾声了。此时要将眼光重新放大,回到整体,审视全画面的大关系是否因细节的加入而显得过于琐碎,是否因注意了局部色彩的变化而减弱了大的色彩关系,是否因过分注意细节的真实而忽略了画面的色彩气氛。

越是接近完成,越要少动笔、多审视,直到确认色彩达到了局部的生动与整体和和谐都比较妥当便可停笔了。

五、小结:

每天写生回来,要求学生把习作摆开来看一看。或许经过分析、比较,会义清在写生时未意识到的问题。如写生时认为很像的色彩,此时却变得含混、暖昧,或许在某一幅画的某个地方会发现可贵的闪光点„„及时总结发现,明天的目标也就明确。

基本观察与表现

在油画的训练中,观察与表现始终处于核心地位。观察与表现密不可,有怎样的观察就有怎样的表现。反之,表现当中又直接反映出作者的观察角度、深度和敏锐的程度。本讲分三个专题集中讨论油画基础教学当中的观察方法与表现方法。

观察方法

初学油画写生的人,在经过一段时间的训练之后仍不能画出令自己满意的色彩习作,便在潜意识里认为自己的色彩感觉不如别人,甚至有人为此失去了学好色彩的自信心。

从生理角度看,每个具有正常视觉的人都能正确地感觉色彩,通过努力都是可以学好色彩的,问题的关键出在观察方法上。那些自认为色彩感觉不好的人,其实不是生理感觉的问题,而是没掌握正确的观察方法。是由于不会“看”而导致的不会“画”。以下,从两个方面分析观察上的主题问题。

一、转变色彩观念

掌握正确观察方法的第一步是克服常人的“固有色”观念。上一章中已经讲到固有色的观念是一种理性颜色的观念,这种观念一旦带到绘画的观察上便不可避免地出现两种情况:

只看物象本身的颜色,而不会将映入眼帘的所有颜色联系起来观看。

只看到物象颜色本身的深浅变化,看不到颜色之间相互影响所形成的色彩关系。一句话,就是孤立地观看颜色的习惯。

绘画训练的过程就是改变观察方法的过程。把孤立地、局部地观看变成联系地、整体地观看;把“盯住一点不放、只看某一色块和明暗”变为“关注颜色之间的联系,色彩之间的关系”,眼睛要始科在色彩关系上转。这时,要设法突破颜色的物质意义,如上一章所说:忘掉那是天空、河流、树木、田野和人物,将它们统统看成是色彩,从冷暖的角度认真观察它们的关系,组合这些关系。这才是正确的观察方法,要在训练中逐步学会这种整体观察的方法。

二、整体观察的要点

整体观察是一切艺术的观察基础。在素描的训练中,就要求变局部观察为整体观察,变下面观察为立体观察。色彩训练中,除了要继续坚持这些观察法则,还要了解色彩观察的特点,学习掌握以下要点。

1、把握住色彩的第一印象

由于光线变化的原因,色彩在自然界中是最活跃、最生动、也最容易变化的,自然色彩的这种特性与我们研究色彩所希望的长期稳定的意愿形成矛盾。为解决这个矛盾,油画色彩教学一般总是要求在具有稳定光源背向阳光的朝北的天窗画室里训练。这相对稳定的光线、环境,可以满足学生长期研究色彩的需要。但是,即便是具备这样的条件也不能保证眼前的色彩不发生微妙的变化,更不能保证学生能够把握住变化的色彩。甚至常常发生这样的情况:由于学生出于追求描绘真实色彩的期望,便认真地相把眼前色彩全部记录下来,结果发现他们总不能抓住眼前的色彩,因为刚刚画上的色彩这会儿看上去却完全不同了。这个经常发生在教室中的问题说明:假如学生还没有掌握有效捕捉瞬间的美妙色彩关系的方法,就不可避免地会随客观色彩的必然的微妙变化而不断修改画面,其结果可想而知。因此必须掌握把变化的自然色彩用颜色凝固在画面下的有效方法,其中首要的就是抓住第一眼的整体色彩印象。

第一眼的印象总是整体而强烈的,是我们视觉的反应。短暂数秒之后就会归于“正常”,眼前的一切都似乎失去魅力。如果这第一眼的印象打动了你,就要毫不动摇地紧紧追随它。

不言而喻,成熟的画象与初学者的第一眼是有天壤之别的,初学者只有在教师的指导下,不断修正误区,才能逐渐掌握好。这里最有效的方式是尝试把瞬间的第一印象演化为画面的色调。以下,介绍几种有效而具体切实的做法。

(1)画室内的训练:可在画长期作业之前画一张快速的小色彩稿。目的是解决色调问题,注意构成色调的几个大色块的关系,坚决禁止画细节!要认真、反复地调整大色块,直至大关系正确。这种强迫式的方法可以帮助学生从大处着眼、关照整体,快速记录下开始的色彩印象,为长期作业打下基础。

(2)室外训练:一般多为短期作业,更要注意第一眼的色调感觉。并在一两个小时的作业中紧紧追踪这个感觉直至完成。

(3)色彩记忆训练:禁止面对物象写生,要求在短时间内尽量观察并记住眼前色调和色块的大关系,然后凭记默写出观察的结果。如果观察方法正确,你会发现,你只能记住物象主要的、突出的色彩感觉,那些多余的局部细节会被视觉自动省略,这正是整体观察所要求的。色彩记忆的训练应当成为学生学习色彩的重要部分,它方便快捷,在任何场合都可以进行,一场电影、一次音乐会、街上偶然所见、教室内强迫式训练等等。色彩记忆不仅促进了整体观察,而且对积累丰富的视觉经验大有益处。

2、正确运用“比较”的方法

在素描写生训练中经常使用的观察整体的方法是站得远一点,眯起眼睛看,这样可以从黑白灰的角度比较出各个细部是否统一在整体大关系里面。油画色彩写生中观察整体的方法也要站远看,但不是眯起眼睛而是睁大眼睛,目光散开来看,这样才能从整体上比较出大的色彩关系。这种观看色彩的办法被形象地比喻为“牛眼观察”。这样的观看方法要贯穿在作画的自始至终,不仅于作画的开始和结束要从大处着眼,就是在描绘各个局部细节时仍然要“牛眼观察”,才能比较出局部色彩在整体中的关系,才能正确表现出这种关系。

用“牛眼观察”所确定的色彩的各种关系,是由比较而产生的。“比较”是为了确定,“比较”是对色彩关系的斟酌,“比较”是整体观察的具体化。学会“比较”将为色彩进一步归纳、概括、组合打下观察上的基础。但是比较也要得法,要根据色彩自身的特点正确运用比较的方法才能奏效。假如不得法,不仅得不到正确的色彩关系,反而会造成画面色彩的混乱。

正确的比较方法是:要在明度的基础上进行比较。首先比较重色和亮色,定下两极。然后是黑白灰三个区域分别作比较、重颜色与重颜色比、亮颜色与亮颜色比、中性色与中性色比,比色彩倾向、比冷暖、比纯度。而在调配颜色时则要关注饮和的颜色,即色相、纯度中所包含的明度关系。

中油画写生中一般的观察比较程序是:

首先观察色调,确定是冷色调还是暖色调、是亮调子还是暗调子或是中性调子、是鲜调子还是灰调子。总之,要把色调的色彩倾向确定下来。这种确定主要来自于平时对不同色调的经验,是在与心中的色调经验相比较。只有观察上对头,色彩的正确表达才有依据。油画的基础课题

形和色的油画的两大主要语言。为了能够自由地凋动形和色来构成画面、表现我们内心的审美体验,首先要对它们进行认真深入的研究,从形与色的基本规律出发,从形与色的完美结合开始。所以,形与色又是油画的基础课题。油画的学习始终是紧紧围绕它们展开的。

马蒂斯说:“一个人在走绳索之前,先学会在地面上走路。”那么就让我们从基础开始。我们知道,油画的学习是建立在素描造型研究基础上的。但即便具备了一定的造型基础,我们也会由于在素描中养成了排除色彩因素只从黑白灰角度感受物象的习惯方式,在转入色彩表达形体时难免遇到困难。这就是油画写生中所必须面对和解决的基本问题:“形”与“色”的结合,这是“再现”性的绘画语言所必备的基本功。

一、形体的明暗规律

形与色本是客观物象不可分割的属性,然而据心理学家测定,人的视觉却可以分别从形、色这两个方面去认识和把握物体表象特征。人的这两种感受客观物象的角度,究其原因,是由于光造成的。光线照射物体使物体表面形成明、暗和颜色现象。有时我们会注意到,由光线造成的物体表面强烈的光影效果往往会“破坏”物体颜色的完整性。这种现象最早由占代的希腊人在他们的镶嵌中所采用的黑色表示暗部、白色表示明部的方法创造出来。经过文艺复兴时期的画家对透视的研究,使“黑白灰”表现三维造型的明暗画法更趋成熟。从那时起,通过明暗法理解、表现物象的形体成为学习绘画必不可少的基础。应该说,人类使用明暗画法(即用从黑到白的梯度变化)表现光影比用色彩的方式(采用色相、纯度的变化)表现光影要早得多。作为写实的色彩表现是建立在明暗画法基础的。或许反过来说会更加明白,假如离开“明暗”的基础,色彩的写实也就不存在了。

“明暗”基础既然如此重要,就不能不首先理解明暗和形体的关系。我们知道物象的结构表面是由各个不同朝向的面构成的,这种体积特征就是蒙上眼睛用手去摸也会感受到。光线从一定的角度照射物体就使物体不同朝向的面形成向光面、侧光面和背光面,不论物体的形状多么复杂人们都可以将各个复杂的面归入这三个基本面中感受到物体的体积空间关系。这就是被人称作“三大面”的概念。如果要把这种体积特征“再现”,在画面上,就必须利用从黑到白的梯度变化表现物体的光影效果,这个黑折的梯度是根据明暗变化的规律总结归纳出的,称作“明暗五调子”。这五个调子分别为:亮部(包括高光)、侧光部、明暗交界部、反光部和投影。由于视觉的特点,当观看距离我们近的物体明暗变化时,会感到黑白对比很强烈,而随着物体向深处空间远去黑白对比也随之逐渐减弱。

以上就是“三大面五调子”的基本内容。这是素描造型训练当中必不可少的研究课题,也是素描中表现物体明暗的唯一手段,素描就是通过归纳、概括调子的办法达到对物象光影的理解。从色彩的角度看,明暗五调子就是色彩的明度关系,是色彩表现不可分割的一部分,在色相的冷暖和纯度的鲜灰变化中同时包含着色彩的明度变化。本来在素描中具有独立意义的明暗五调子到了色彩里只是其中的一个要素——明度。正如在上一节中讲到的,在明度的基础上看色相的冷暖、纯度和鲜灰变化,在饱和的颜色(即色相、纯度)中包含着明度关系。让住这一点至关重要。

二、形体的色彩变化规律

除了要掌握物体明暗变化规律外,还要以此为基础对形成色彩的光源色、固有色、环境色作具体分析,从中找出色彩变化的客观规律。

每一物体都有其基本的色彩特征(即物体的固有色),又都处于具体的光源和环境之中,物体的亮面总是受光源色的影响,物体的暗面则受到环境色或其他光色的影响,光线的强弱会增强或减弱光源色和环境色对固有色的影响。那么,结合物体明暗五调子的规律具体到各个面的色彩变化又是怎样的呢?

(1)物体亮面的色彩主要是光源色与物体固有色的混合。亮面中的高光则基本上是光源色的反映。

(2)侧光部接受光线较弱,又受到微弱的环境色的影响,所以明度较亮部稍暗,呈现出较为复杂的色相关系。从颜色感觉看侧光部主要以固有色为主。

(3)物体暗部色彩主要是固有色与环境色的混合。反光是暗面的组成部分,基本与暗部色统一,更多地受环境色的影响。

(4)明暗交界部位的色感最弱,明度更暗。色彩基本与暗面相似,但要注意其特有的色彩倾向。

(5)投影部分的色彩要视具体情况而定。如在室外,阴影色彩大多是受影部的固有色加天光色;在室内,周围环境色彩会受影部的固有色。此外,阴影的深浅取决于光源的强弱和造成阴影的遮光物与受影面的距离,距离近光源强的投影深,反之则浅。总之,阴影的色彩虽暗却不灰,有着明显的色彩倾向,注意到这一点,就能将阴影的色彩处理得既透明又丰富。

相对于上面提到的:物体空间的远近所表现出的黑白对比强弱的变化,在色彩上则表现为色彩空气透视的规律。

物体距离人的视觉远近所造成的色彩变化叫做色彩空气透视,也称视觉透视。色彩空气透视的一般规律为近处色朋感强,即冷暖、明暗、纯度强,较远处色彩为暖;远处色彩感弱,冷暖、明暗、纯度弱,比较处色彩为冷。距离越远色彩就越带蓝味,逐渐呈淡灰蓝、淡灰紫感觉。

这一规律对识别那些不易看出的色彩变化特别有用,比如描绘人物的脸部,在距离你近的形体转折处的色彩冷暖对比特别生动、明确,随着形体向后远去这种对比便相应减弱。用好这个规律对于有序地组织物体空间具有非常重要的意义。

但是任何规律都不是绝对的,以上只是一般的色彩透视规律,在特定条件下也有例外。比如逆光下的黄昏,比如在远景和近景物体固有色存在较大差异时,比如在夜间处黄色灯光衬托下的近处冷色的物体。只有对具体情况作具体分析,充分相信自己的视觉才能表现出对色彩的真实感受。

三、形体的视觉规律

懂得上述物体自身的明暗与色彩变化的对应规律对解决形色结合的问题是重要的,但这还不够,这只涉及对物体自身色彩变化的认识。大家知道,油画在描写物象时是不可能只画物体本身而不画周围空间的。我们所描绘的物体都处在一定的时空当中,都是在与其他色彩发生关系的同时体现自身色彩的,所以仅仅通过物体自身去理解“形色结合”是不够的,还应当研究物体自身与外部空间的关系,研究处于空间中的物体在受光后的、整体的明暗与色彩对应的关系,通过这样的研究才能真正解决“形色结合”的问题。这个问题主要涉及到眼睛对明暗与色彩的感应,因此需要了解我们的眼睛在观看形体与空间的明暗、色彩时产生的视觉效应。

首先还是从素描的角度来分析物体的明暗现象。我们在素描训练中会注意到:当光线照射处于空间的物体时,除了物体自身转折所形成的从明到暗五个调子的变化外,物体与空间背景也形成一定的明暗关系(这种关系在石膏素描写生中表现得尤为明显),主要表现在物体外部轮廓与北景相交处的明暗变化。物体亮部边缘与背景相交时会出现明显的明暗对比现象,亮部似乎更亮,暗部似乎更暗。再观察物体的暗部边缘与背景的关系,在暗部重色的对比下,背景似乎亮起来。物体亮部和暗部同处于一个背景前,但背景在与物体亮部和暗部相交时却表现出不同的明度关系,这就是物体外部轮廓的明暗对比现象。联系到上面曾经讲过的物体自身空间的明暗对比现象:“当观看距离我们近的物体明暗变化时,会感到黑白对比很强烈,而随着物体向深处空间远去黑白对比也随之逐渐减弱。”把这两条联系起来,正好构成了对一个物体内、外轮廓的明暗感受,物体外轮廓的明暗构成外部形态,物体内轮廓的明暗构成内部体积转折。物体内、外轮廓的明暗对比把自身与周围空间联系起来,在这个明暗对比强弱变化中,人的视觉能够敏锐地识别出物体的形状特征、体积空间感觉。所以掌握住物体内外轮廓的明暗对比关系就能够在平面下描绘出物体的空间幻觉。由此可以得出以下规律:在明与暗的交界处(不论是内轮廓还是外轮廓)总会有相应的对比关系存在。

相对于这个明暗对比规律,从色彩角度看也是同样的。事实上有明暗对比的地方必有色彩对比的视觉效应,明与暗相交之处就是色彩关系发生“碰撞”的地方,这就是在明暗对比的基础上显现出泊色相、冷暖关系的对比。两色在交界处“碰撞”时,会产生明显的色彩对比。晕个视觉规律不仅适用于将物体内、外轮廓的明暗对对转换成色彩对比,而且适用于在创作一幅油画前把整体“黑白灰”的图形组织转换成色彩的色相、冷暖、鲜灰的组织。所以从长远看,现在所研究的具体表现物象的“形色结合”问题,目标遥遥指向的却是将来油画创作的形色构成,是具有深远意义的问题。

这种色彩视觉效应是由我们眼睛的生理特点造成的。这就是眼睛的视补色现象。视补色是人的眼睛为求得色彩的视觉平衡所产生的。在前述的“认识色彩”一章中,曾对补色现象做过介绍,我们的眼睛能够自动在某种颜色旁呼唤出它的补色。被观察的颜色赵鲜明补色现象就越强烈;颜色纯度降低补色现象也随之减弱,色彩也变得捉摸不定(这就是为何在描绘灰色时容易发生困难的原因)。我们眼睛对色彩感应的这种特点是引发我们在明暗中发现色彩变化的直接根源。

综上所述,解决油画中“形色结合”的问题,一方面要了解物象明暗变化转换 成色彩变化的客观规律,另一方面更要理解其中的视觉规律。只要我们在反复实践中掌握住这些规律,相信“形色结合”的问题是不难解决的。这将为进一步使其成为绘画创造性表现晤言奠定基础。

四、色彩衔接

用色彩深入造型时,比如在形体转折处、形体外轮廓边缘处、形与形的交界处等等,这些地方最容易出现色彩的衔接的问题。

由色有自己的特性:油色慢干,利于趁湿衔接;良好的覆盖力,利于叠置色彩;油色本身的滑腻,利于“涂”“扫”和运用除笔之外的其他工具(如:画刀、手指)制造各种效果。油画的这些特色对初次使用油画工具的人来说无需全部掌握,但应当了解和运用一、二种最基本的方法以解决形色结合中的色彩衔接问题,比如:

“摆”的方法——将颜色一笔笔摆放在形体准确的位置上。这种方法的特点是,只要摆上的笔触色彩关系对,同时根据造型用笔,就可以很好地将形与色结合起来,因此它是训练中最常用的基本造型方法。它的问题是容易把形体画僵硬,因此还应与其他方法配合应用。

“接”的方法——用颜色趁湿衔接。它的好处是可以把物象形体处理得比较润泽、自然,这是油画中最常用的方法。但如果素描功夫不好,使用这种方法则容易适得其反,将形体画得更加模糊。

“扫”的方法——通过用笔“扫接”的方法将形体衔接起来。这也是油画中常用的方法,它要求画者必须有良好的素描基本功,才能做到下笔肯定、准确,形体衔接自然。

“抹”的方法——用手指轻揉,使两色融合的方法。尤其是在色彩关系都不错,只是衔接得有点楞时,用手指做局部修改是很有效的。在大师的作品中可以看到以手代笔的表现方式。

“先中间,后两极”的方法——在重颜色与亮颜色交界时,为避免过于生硬,通常先要在两者之间画上中间色、然后再压重色和亮色,使中间色从暗色和亮色之间透露出来,从而起到自然衔接的作用。尤其是处理发际与颜面部的交界处、脸的亮部与深暗背景的交界处时,经常使用这样的方法。

“透明罩染”的方法——当造型准确、笔触衔接也较好,只是色彩上稍微差了一点时,可不必着急改动,等干燥后再用调色液稀释油色透明罩染上所需的颜色即可。以上都是色彩衔接的基本方法,希望会对读者有所帮助。色彩衔接得好不好直接关系到油画造型的生动、自然与否,色彩的润泽、美观与否,是画面上形色结合的重要方面。这一点,应给予足够的重视。当然,解决衔接问题还有许多方法,只要你去认真研读大师的作品,看他们是怎样处理的,从中必能得到宝贵的启示。

油画的基本技能

油画的基础。与核心是“形与色”,但是,“形与色”只有通过油画的制作技术和表现技巧将其落实在画面上才会焕发动人的光彩。虽然研究形色结合的过程已经是掌握油画基本技术的开始,但对于油画种种丰富的表现技巧并未接触到,即便是在写生中运用的直接画法也还有一个制作技术的再研究、再提高的问题。严格说,习作中的那种方法只是最初步、最粗浅的方法,与掌握油画的表现技巧还有不小的距离。一幅完整的油画其中既包含着造型、色彩的基本功,又包含着将形、色表现出来的制作技术与绘画技巧,是具有相当难度的综合技巧,缺少任何一方都会有失油画的水准。因此,在掌握了形、色的基本规律后还要继续深入研究油画的制作技术和表现方法。这就是本节所要讲述的“油画的基本技能”。

如果说在学习油画的初始阶段,必须采取面对自然写生的方式理解油画的造型和色彩规律,那么研究油画的制作和表现技巧唯有从前人所创造的诸多技艺中去汲取,在这方面,自然界没有现成的样式。所以,企图光依靠不断写生来提高油画的技艺是不可能,也是徒劳的。唯有将学习前人优秀技巧与写生实践有机地结合起来才能更快地提高油画技艺。在油画的制作和表现技巧方面前人为我们留下了许许多多宝贵的经验。德国慕尼黑大学教授马克斯·多奈尔(1870—1939)年1921年撰写的《欧洲绘画大师技法和材料》一书中,从油画五百多年的材料发展角度,结合历史上著名画家的典型技巧,综合、归纳出蛋彩画技法、蛋彩画与油画的混合技法、一次完成法、多层覆盖法,以及油画的直接画法。在这些画法中隐藏着大师技巧的秘密。这些方法归结起来不外是两种:一种是“间接画法”,另一种是“直接画法”。油画的技法与材质(材料性质)密切相关,材料性质不同会带来表面效果不同的美感。但是,透过材料仍然可以清晰的看到油不置可否制作技术中共同的、规律性的东西。以现代观点看,传统技法在色层处理、多重积累以及笔法的运用方面对我们今天使用的“直接画法”处理画面具有不可低估的价值。将传统技艺加以总结从中找出规律性的东西让学生去掌握,以形成他们将来深入研究油画技法的基础,这是讲授油画基本技法的主要目的。因此,本节将从有利于提高学生的油画制作技术和表现方法的角度,介绍学生需要知道和需要掌握的油画的基本技巧,并使他们懂得怎样由习作向一幅完整的油画迈进。

一、油画的底色技术

掌握油画技能首先要对不同制作技术进行研究。其中,油画的底色技术是最具代表性的制作技艺,是油画技艺的重要组成部分。从传统的角度看,底色技术是画家为表现光暗效果、大胆简化繁琐作画程序提高作画速度所创造的有效的方法。在有色底子上作画曾一度成为油画制作的标准。历史上曾经出现过多种类型的底色:在“蛋彩画”技术中画人物肉色之前要先画一层绿色的底子;以后又出现了在暗褐色底子上、在各种颜色的底子(土红色、淡赭石色、黄褐色、灰色、淡灰色)上作画的技术,这些都属于中性底子的油画技术;只是到了19世纪才出现直接画在白色底子上的油画技术。到了近现代,底色技术已发展成油画的重要语言技巧。仔细研究底色技术并发挥这一技术的独特魅力是提高油画技能的重要课题。

1、底色的效果

油色的稠厚特点使它比其他任何性质的颜色都具有更强的遮盖力,实际上,这正是油色的魅力之一。即便这样,当把同一种油色画在不同的底色上时,仍会给人以不同的感觉。画在白色底子上的颜色明亮、鲜艳而透明,但也容易给人以单薄的感觉;暗色底子会使颜色厚重、沉着,同时也容易给人以沉闷的感觉;将白颜色分别画于褐色底子和黄色底子下,白色会呈现不同的冷暖区别。当我们把油色再稀释一点涂在有色底子上,底色层的颜色便会从半透明的表层色下依稀地透露出来,对油色的稀稠加以控制就会在有色底子上表现出色彩变化来;如果底色不是平涂而是也制造一些变化,那么就会产生出更加丰富的色彩变化。利用好底层色、控制好表层色就能以少胜多,以精练、概括的用笔和颜色表现出其他画种所无法达到的神奇效果。伦勃朗有油画《入浴的亨利克治》充分发挥了底色技术,塔称油画技巧的楷模。

2、中性底子的妙用

在所有成功地利用底色的油画中,尤以中性底子为多。它在制作中与上述的白底子和暗底子的表现不同。不论是红土底色还是灰底色,在视觉上都呈现为中等明度,画家以中性色为底,画上重颜色,加上亮颜色,方便地表现出明和暗的造型特点。戈雅的《自画像》清晰地显露出画家在红土底子上所使用的加暗提亮的方法。鲁本斯的《猎狮》可以看到用薄而透明的大胆笔痕涂刷出来的底色,画家用红土色、黑色和白色分别强调出造型上的明暗变化,表现出意想不到的轻松而丰富的效果。德加在《洗衣妇》中首先做一暖底子,然后画上各种冷的亮颜色,从冷颜色中透出底子的暖色,充分表现了现蒸汽弥漫的朦胧效果。中性底色,为向黑、白两极发展提供了表现的天地。

中性底子不一定是作画之前涂好的色底,也可以在作画时用松节油稀颜料薄涂出来,这样的底色叮根据画面需要制造出随意的、有重有浅的效果,还可作出笔触效果。德加对底色技术颇感兴趣,研究他的作品会给我们许多启发。他的《抱腕舞女》先用稀释的颜色随意地涂刷底色,颜色向下流淌的痕迹依稀可见,然后把其他颜色叠加上去造成轻松的效果。

3、底色技术的特点

底色技术的最大特点就是通过颜色的“透叠”显出画面的色彩关系。这与直接调配颜色、摆色彩关系的方法是有区别的,使用底色技术必须考虑底层色和表层色的搭配关系,以透底的方式呈现色彩关系。它比直接调配出来的色彩更具有松动性、朦胧性和神奇的效果,因此历经数百年而不衰。到了近现代,画家将古典的底色技术加以改进,从表现明暗扩展为表现冷暖、鲜灰以及带有“笔墨”表现的意味,使底色技术更加丰富和奇妙。维亚尔的《室内》充分表现了这种色彩叠加的神奇效果。

4、底色技术对当代绘画的启发

底色的概念应是一个宽泛的概念。统一的有色底子叫底色;根据需要在一幅画中用不同颜色铺垫也叫底色;在表层颜色以下,即最后一层表现最终效果的颜色以下的所有颜色均应被视为底色。一幅油画的最终效果是由底层色和表层色共同“编织”起来的。但是假如能称得上“技术”,就意味着画家对底色具有控制和把握的能力,不像初学者因掌握不住而“乱碰”的无法状态。在布拉克的《静物》中,可以看到画家是如何有意识地在局部画上黑颜色,再以各种亮颜色“压”出变化的黑色边缘线的效果。画家越是有经验就越能在绘画过程中充分重视底色的作用或根据眼前画面的底层色彩随机应变地灵活处理表层色,使之达成不可重复的奇妙效果。这里可以给底色技术下一个定义:底色技术就是充分考虑底层色的作用,通过与表层色的巧妙配合达到特殊绘画效果的技术。

发挥这一技术优势的前提条件就是转变作画的立场,由依赖客观物象转变为对画面效果的关注,唯有转变这个立场才能从客观物象的制约中解放出来,掌握油画技术的主动权。

二、制作技术比较

底色技术是油画制作技术的重要成就,除了在油画的制作程序上,在对形与色的控制方法方面也需要加以注意和研究,因为这会给油画带来不同的表面效果。以下通过对两种不同制作技术的比较分析来加以阐述。

1、局部完成的方法

是将造型与色彩分开解决的方法。它是从一种非常古老的技术发展而来。三千多年前,古希腊人就已运用这种技术制作湿壁画,此后,文艺复兴时期的画家将其用于油画的制作中。使用局部完成方法的主要优点是:

(1)便于作者能在描绘小片局部色彩时集中全身精力和热情从而产生出精彩的效果;

(2)可以解决作画过程中的吸油问题,保持油画色彩的鲜明、生动,表面肌理平实、美观;

(3)局部画法可以在油色湿润时趁湿做衔接处理,将概括图形和色彩的工作以及画面虚实与精粗和等效果一次做好,任何一个小区域都不会被忽略掉。为达到上述的要求,需要将造型与着色分开进行。一般来讲,在作油画之前先在画布上画详细的素描,在素描中将画面结构、人物造型乃至若干具体细节都认真推敲,这一过程中,作者已经在心里描绘了未来油画的效果,所以,也可以把它看作是一次预习。经过这样精心准备之后便可在画布上着油色了。作者往往从一个局部区域开始画起,并且要尽量在油色未干时将这一局部画完,然后接着画另一局部,这样一个区域接一个区域地画,直至最后完成整个画面。到油画结束前,要对整个画面作最后调整润色工作,但那只是一些局部的小改动,已无碍大局。由于有了底层素描作为构图控制的依据,画家可以自如流畅地作画而不必担心造型失败。此种方法薄涂、厚积均可,但都轻重视一次完成的效果,以保持油画表面的美观。当然使用这种方法也可以与底色技术相结合,可以在素描完成后先薄刷一遍底层色,然后再部分地完成。那会方便画家在处理局部色彩的同时照顾到整体,并且会使油画看上去厚重一些。

这种方法要求作者必须具有扎实的基本功,否则很容易暴露作者造型、色彩等方面的弱点。另外,在局部一块一块地拼接完成的过程中必须对整体大效果做到心中有数,否则容易造成返工,油画局部完成的优点将不复存在,因为返工就意味着要在第一遍表面干而其内未干的油膜上调整,吸油是不可避免的;更糟糕的是返工造成一遍完成的表面肌理被破坏,要想保持完美的肌理、与其他不用修改的第一遍完成的油色结合得天衣无缝是非常困难的。因此,这种方法更需要卞富的经验和熟练的技巧。对主题的造型与色彩的全部细节越清楚,作品就越容易完成,并且共最终效果也将越鲜明和完美。

2、整体推进的方法

是与以上介绍的局部完成法相反的画法,是19世纪下半叶由印象派所开创的。这种方法始终将注意力放在整体的色彩关系上,注重大的色彩气氛,而并不关注某些局部细节,它是靠美的色彩关系和可见笔触的变化给人以画面整体的视觉美感。英国心理学家贡布里希在形容画家作画时这样描述道:“他把颜料涂在画布上——这里浅一块,那里深一块——直至看一块带有条纹的玛瑙石,然后他‘毫不费事地’使一片杂乱无章的颜色令人惊讶地显现出一幅完美的画。”运用这种方法的画家在开始作画时并不画初步的素描,而是只粗略地画上轮廓、定下位置便自由地将色彩大致铺展开来以取得一定的画画效果,为进一步的调整作底色的铺垫。从作画一开始到最后,画笔始终在全画面的各个地方、各个角落里寻找色彩关系,这是集形、色、笔为一体,下笔成形、成色,不像局部画法一个局部一个局部地完成。对于整体推进式的方法而言,只有在总体效果已经达到时才有节制地画上细节的“点睛之笔”,这些细节虽然有时很有效果,但也只起到点缀的作用。每一个局部都是整体的部分,为了整体气氛有时必须牺牲的牛动细节和严谨、清晰的和造型。另外,由于这种方法始终把注意力放在整体上,更多地注意造型之间、色彩之间的联系,因而,画面中的形、色、笔触都体现出这种联系,表现出一种“透气”性或称为“贯气”性。它不以局部清晰为能事,而以笔笔颜色相互贯通为目的,只要这个目的达到了,即便在结束绘画时某些局部仍很潦草,仍不失作品的完整。在莫奈的油画《峡谷》中,你所能感受到的只是那由笔触、色彩交织的“气氛”。因此这种方法的最终效果带着更多的朦胧感。重气氛而不重细节是这—画法的特点。使用这种方法既可以快速地一遍完成,也可以多层积累;既可以薄画,也可以厚涂。有着比“局部完成方法”更大的自由度。

这种方法于我们是再熟悉不过了,因为在油画写生的基础训练中所使用的就是这种方法。但是,由于学生的基本问题还没有解决,整体造型不过关,极容易将油画画“散花儿”,收拾不起来,或者容易把造型画得僵硬、呆板、拙笨。正像掌握“局部完成的方法”一样,要想掌握“整体推进的方法”只有在实践中不断积累经验,精益求精,那时才能体会到这种方法的妙处及魅力所在。

以上通过两种方法的比较分析,清楚地表明了绘制技术给最终效果带来多么显著的不同。这些制作技术本身不存在好与坏,任何方法只要与作者的内心追求相吻合都是好的。每个人的审美倾向、精神追求都会影响他对于制作技术的选择、关注和探索,所以就会形成多种多样的制作技术和绘制方法。以上所举的只是两个制作技术上的极端例子,并非指只有这两种制作方法,实际上许许多多的画家习惯于把整体和局部这两种方法合并使用,他们希望能够集两者的优点于一身;也有人先从局部画起,当画面铺满后再从头至尾调整几遍,直至满意为止。总之,分析研究油画的制作技术对提高油画质量有极其重要的意义。对某种绘制技术作深入研究必将带来画面效果上鲜明的风格倾向。通过努力,每个人都会在前人的绘制技术中寻找有价值的东西,都会建立起各自的制作程序、各自的油画技术语言,呈现出各自油画的新面貌。那时才可以说是在“画”一幅油画。

三、油画的笔触

油画的笔触也是组成油画技术的重要方面。

笔触——特指作画工具留下的痕迹。工具包括:各种形状的画笔、画刀、手等。各种作画工具蘸取颜料后采取多种运行方式,叫做“运笔”。生个画家特有的运笔方式,叫做“笔法”。通过运笔在画面上留下不同的丰富效果,就是油画“肌理”的组成部分。

在上一节“色彩衔接”里已经从形色结合的角度对油画的用笔进行过分析。油画的用笔是多种多样的,并不只用于表现具体物象,这里将从油画整体的角度再谈谈笔触的表现力。

油色粘稠、不易干等特点,使油画的用笔具有比其他形式的绘画用笔更为自由的表现力。它可薄可厚,可均匀地平涂也可画出清晰的笔触,可在底色上扫出“飞白”透底的效果也可细密衔接组成既丰富又平整的表面肌理效果。立体的厚笔触和润泽的融合是油画用笔的两大特色。

各种形状的画笔又可产生不同的表现力。平头笔、圆头笔、尖头笔、扇形笔,硬毛画笔、软毛画笔,还有从零号小笔到更为宽大的板刷等都可造成不同的效果。不仅如此,用画刀、手指作画也会产生出惊人的效果。在伦勃朗的油画中会看到最丰富的多种用笔的技法:库尔贝则惯用画刀作画:德加更是在画作中尝试多种方法,这幅《入浴》,德加用手指蘸颜色点在底色上产生出诱人的魅力。分析大师的油画,其中一项重要的内容就是仔细揣摩大师的用笔。笔触是画家心灵的轨迹、性情的流露。生个画家都有自己的用笔特点。凡高作品中的笔触让我们感到他那颗燃烧着的、炽势的心,安格尔的作品那平滑无痕的用笔蕴涵着画家内心的崇高理念。油画的用笔是如此的多样,就其丰富的表现力来看,只打中国的水墨画能与之媲美,值得我们借鉴。

正如中国水墨用笔所讲究的“一画”学说:“一笔生万笔,笔笔相生”“千笔万笔又归于一笔”。油画的用笔也在遵循着这个规律,虽然欧洲油画并未产生“一画”之说,然而艺术到了至高的境界其道理都是相通的。这个相通的道理就是“笔触关系”、“笔触结构”。黄宾虹那沧桑的山与莫奈那绚丽的水在两位大师的笔下岂不是异曲同工吗?观以上所举的画例,哪一幅的用笔不是自成一体,哪一幅的用笔不是和谐一致、“气脉贯通”?各画面的用笔,或薄、或厚、有笔触、无笔触都呈现出完整统一的效果,决无杂乱无章之感。这是一种驾驭用笔的高超技巧,以致观众迷恋于其中,为笔底流露的情感所倾倒了。

总之,若想发挥油画用笔的表现力,就要超越基础的形色结合这个阶段,从油画的整本效果出发去研究用笔的技巧,这样才能体会到“以少胜多”、“单纯中求丰富”的境界。

提高制作技术和表现技巧是油画学习的重要组成部分,特别是高年级学生的重点研究课题。在教师的引导下,不但要广泛接触各种方法,而且还要从中选择适合于自己的表现方法进行深入研究,逐渐达到熟练掌握的程度。

系统的训练、专注的研究会逐渐形成一种专业意识,或称作专业“经验”,它是画家直觉的来源。在下意识中凭直觉在画面上选择,你的经验会告诉该怎样去画。当所有这些都与你融为一体时,当你已经不意识自己在运用技巧时,你的油画技术才能发挥到最佳水平。然而,不意识并不等于认松精神,实际上,作画时精神是高度集中的,就像练气功需要凝神静气一样。不如此,技将不附神韵,画则不足以为精神的载体。

专注于某种技术,代表了画家的审美观念和审美取向,但审美观念和审美取向却不仅是在绘画训练中培养的,也是一个人对生活的方方面面的体验,对生命的感悟(其中也包括艺术体验)中形成的。认清这一点,才能对提高油画的技能有更为本质的认识。附:准备相关作品的幻灯片资料。

篇2:油画风景写生教案

10月份中旬,我们开了油画风景写生课程。老师带领我们前往济源王屋山进行写生。

下边,首先谈谈我对油画风景写生的理解和看法。油画风景写生及其意义 :

风景画是以大自然为题材的绘画。其审美价值的高低在于作者是否真实完美地表达出自己的审美理想,使被描绘的景物传达出人的神韵和生活气息,能否体现出民族的审美情趣。通过所描绘的景物来抒发情怀,引导观者的参与共鸣,并给予美的享受。

风景写生是油画家很注重的一种观察,是感受自然,体验生活,历练、提高自身素养的重要手段。从某种意义上说,写生不仅仅是画画,更重要的是体验,酝酿心中的意境。为使画面的构成和谐而具有美感,还有地域特点和画家的情感合拍等因素,“删繁就简”、“查漏补缺”是很好的取舍手段。色彩搭配的是否对比响亮、协调美观、情境合理,直接关系到作品的成败、优劣。对一个风景油画家来说,积累丰富的写生经验,真实地描绘出自己的情感和思想,表达出对自然的理解、感怀和认识,以此才能抵达美感追求的最高境界。发现美是艺术家的首要任务,艺术家的眼睛是敏锐的,也是具有穿透力的。画家面对大自然时,会在事物表象中发现内在的韵律,这韵律在画家的内心世界中构成美感。

我想要探讨的是油画风景写生作为绘画专业的基础课程——画家到大自然中去“师法自然”,培养画家良好的视觉阅历和高雅的审美能力,同时锻炼画家体会自然、观察自然、归纳自然和表现自然的能力,吸收传统师承方法的宝贵经验——有着其他写生课程所无法取代的意义。风景油画家要达到绘画艺术的最高境界,需要画家付出千百倍的辛勤努力。

艺术是心灵的写真,只有真诚才能动人。我在写生过程中,渐渐对油画风景写生有了一些体会和感受,认为任何一个画家都难以避免原生态景物的“挑战”,如果蔑视自然写生,初学者就会显得很盲目,画得杂乱无章,既没有主题,又无法感染人。造成这种情况的主要原因是:一是没有用心灵观察感悟自然;二是掌握色彩基本原理的能力不够;三是绘画基本功粗浅,造成不能够驾驭画面。作为初学者,我认为应该多画多思考多尝试。我认为要注意以下几点:一是经常到大自然中去写生,丰富自己的内心世界,提升认知能力和感悟能力;二是用心去体会和感受物象,认真观察景物的内在美,从内心深处去感悟自然万物的美好属性;三是多尝试用主观色彩去概括物象,不要一味“对景写生”;四是多看古今中外大师的作品,从中体悟色彩语言的准确表达方法;五是要广泛阅读古今中外与油画艺术有关的文学、哲学、音乐学、影视学、戏剧学等书籍,把个人经验汇入整个文化的源流,以此训练自身更高的艺术境界。

油画风景写生的观察方法:

首先,观察是首要因素,在还没有观察之前,不要急于动笔,先观察,后思考,然后再考虑画面的色、光、点、线、面和所承载的意义。实践证明,针对一个要写生的风景时,我们要用近一半的时间静静观察,反复揣摩眼前的物象,通过充分解构与分析,深思熟虑后开始严谨地构图。作为画家,要培养独到的观察力,比如面前的景物,什么地方使你激动,什么使你产生“诗情画意”,要在整个写生的过程中,紧紧抓住这个令你心动的兴奋点,至于画面中的其他景物皆为陪衬,这样写生起来,就会随心所欲,体味出运笔写诗的感觉。在写生的过程中,善于观察会有意想不到的收获,如一处极为平常的景致,你也会觉得“有味”,突然产生创作冲动,有种值得一画的欲望。

油画风景写生和室内写生最大的区别在于,油画风景写生可以让画家获得一种既新鲜又兴奋的感受,作画时充满激情。这种感受和激情是单纯待在画室里所难以取得的,它是一种带有个人真挚感情色彩和强烈乡土生活气息的审美体验。

油画风景写生和室内静物写生都要求画家对所面对的客观事物进行认真的观察和思考,对物象进行具体分析和取舍,根据艺术需要经过归纳、组织,使画面结构与表现语言整体概括,富有生气,达到形体与色彩、刻画与表现,整体与细节等各种因素的和谐统一。充分发挥自己的主观能动性,主动经营画面,运用光与色、明与暗、节奏与韵律等视觉语言,充分发挥主观表现功能,把对客观物象的认识转化为主题的感受和情感的抒发。

油画风景写生的色彩:

对自然写生,首先要采取定什么色彩,表达什么样的感情,定调是很关键的一个环节。每个人对自然的感受,都有自己的独到见解,所以画家们对同一个景物写生,表现出来的画面也是不相同的,怎样表达景物,怎样用自己的感受,把自然唯美的表现在画面上,进而达到欣赏者和你产生情感共鸣,重点就在于如何运用色彩语言的表达能力。对自然的感悟深浅程度,取决于一个人的意境历练的深浅程度。因此,许多油画家对同一个景物写生后,会出现不同的作品,意境是每个人内在思想的体现,加之画家对大自然抒发的情感,表现的技法,也存在着个体差异。油画风景注重光影与色调,调子要定准,用色要准确,避免反复描摹,防止匠气,尽量要一气呵成,始终保持画面的通透感,不浪费时间。因为光线透视,很可能在几分钟内,或几秒钟都会影响色彩透视,打乱你最初的意境,色彩微妙变化,也会使你束手无策。比如我们在秋季写生,时间是15∶00点以后,这个时间的自然色彩变化差异是非常大的,而且这个时间的色彩、光线、光影、明暗都是最佳时机。如果我们每个环节都不按写生正确方法操作,这幅作品就会杂乱无章,色彩不明快,画面不生动,所以,进入画家视野的景物最基本的方法之一就是定调问题。

油画风景创作的提炼 :

大自然赋予我们美的景物,所以我们要用生命去阅读大自然,并在写生中提炼意境和主题。有时我们会面对一片杂乱无章的山间树林、杂草、乱石等无从下笔,这时,应先确定景物的大体走向,并对其适当地予以归类,有时是形的统一,有时是色的组合,均应根据画面的需求加以分析和把握。

多年来,笔者一直坚持风景写生与创作相结合,在写生中进行创作,受益匪浅。对于一些长期在室外写生的画家来说,只有把写生和创作有机地结合起来才能有所创新。把大自然的一山、一水、一草、一木、一束阳光用来表达自己的情感体会以及独特的艺术语言和风格追求。笔者认为,这是写生的最高境界。如果写生只是按部就班,看到什么画什么,很被动地跟着客观事物的形状和色彩走,不加入自己主观的情感和想象,写生将没有任何意义,而创作就更无从下手。那么,怎样才能把写生和创作有机地结合起来呢?笔者认为要做到以下几点:第一,必须要有量的积累。要多想、多看、多动手画,熟练掌握油画材料的特性。多去体验大自然,做到能够熟练地把大自然中各种美丽斑斓的颜色搭配出来,把千奇百怪的形状表达出来。要做到这一点,需要我们的勤奋努力和全身心地投入,需要有吃苦耐劳的精神和意志,做到“笔不离手”。第二,还要了解古今中外的大作和与其有关文化的源流,提高自己的见识和审美能力,这是写生的基本要求,更是创作的基本功。只有具备了这样的精神和意志,具备了这样的感受和激情,具备了量的积累,才能真正把写生和创作有机地结合起来,才能把自己的情感和个性语言真正融入到自己的作品中去。第三,把写生当做创作来完成。在写生过程中,不要一味地跟着对象走,在造型上要多变化,大胆取舍;在色彩上主动用主观色彩再现对象,把自己的心理感受表达出来。

寻找适合自己的绘画语言:

优秀的油画风景作品都有其独特的个性化语言。油画风景中的个性化语言是画家将自己的审美与情感融入到客观自然环境中,并以独特的表现手段呈现出来的视觉形式,它涉及构图、色彩、明暗、笔触、肌理、意境等多种因素。风景油画的个性化语言的形成和完善,则与特定的地域景色、画家的审美观有关。

任何一种创作都离不开生活,油画风景的创作也需要从写生中得到灵感,引发错觉。写生时画自己想画的,表达自己感兴趣的东西,并把这种兴奋运用到创作中是非常必要和有益的。写生本身就带有创作的意味,如吴冠中的油画风景有着中国画的韵味,点、线、面的结合、色彩的轻盈等,无不体现出他对景物的理解,在写生中搬动画具,把一切美好的东西都组织到画面中去,充分体现出他的审美观。贡布里希说过:“绘画是一种活动,所以艺术家的倾向是看到他要画的东西,而不是画他所看到的东西。”我们不可流于外表形式地模仿照搬,应该从提高自身修养入手,在主观内化的前提下才能在创作中流露出来。

陈晓明

美教油画2班

篇3:油画风景写生的“画味”营造

“画味”是源自于自由的手工性表现所呈现出来的面貌, 是人的主动性发挥的结果, 区别于被动的描摹, 机械的模仿。有画味的画面生动有趣, 无画味的画面机械呆板, 了然无趣。

在油画风景写生中, “画味”可以从以下六个方面加以营造。

一、巧选景, 重构成, 从图像上营造画味

选景不好则难有画味, 要重视选景角度, 重视景的文化内涵。有摄影师说给同样的一部相机, 哪怕是傻瓜机, 大师拍出来的都比一般人厉害, 最大的秘密, 就是大师会取景。景的角度不同, 给观者的感觉也会不同。俯视的角度易于表现大场景, 景色尽收眼底;仰视的角度给人崇高、壮美的感觉。有些景色似乎不好, 却因画者善于选择特别的角度而成了“好景”;有些景色很好, 却因司空见惯易显甜俗。选景不但要注重角度, 也要考虑文化意蕴。有些景看似普通, 但却富有文化意蕴, 其图像易让人产生联想, 和地方的文化联系起来, 这样的景就值得表现, 因其所具有的特殊文化内涵而比普通的景更具画味。比如一些老房子, 老城墙。安徽宏村、长城、乌镇等地因其特有的文化底蕴而吸引众多风景画家。

选好了景, 就得在画面上做好构成。现代绘画, 不停留于简单的安排物象的位置, 而是讲究构成。构成既要完成构图的任务, 还要在安排位置的基础上将物象转化为抽象的点线面, 讲究点线面的大小、疏密、呼应以及各因素体现出来的力的方向。构成做的好, 形式上才会好, 画才能完整, 才会生动。比如法国画家卡特林的风景画 (图1) , 精致的布局和精巧的正负形转换, 看似简单却构成巧妙, 有白色建筑形的方与远处团状树形和山形的圆的对比, 蓝色块和金黄色块的面积对比, 也有白色建筑被树形分割后形成的大小面积的对比和呼应, 构成的精心让画面画味浓郁。

二、摆脱惯性用色, 从色彩上营造画味

惯性用色是很难使画面具有画味的。惯性用色就是不重观察、不重思考, 习惯性的先入为主的用色。比如, 一说到画天空, 就想到天是蓝的, 画苹果就认为苹果是红的, 画树就用绿色。没有观察, 没有比较, 没有思考就无法表现色彩, 画面就不会有画味。观察是尊重自然, 思考则是画面表现的需要。一幅画是主客观共同作用的结果, 画面效果不同就是主客观因素轻重不同的呈现。主观用色趋向于表现主义的味道, 比如法国画家苏丁的风景画 (图2) , 色彩浓烈, 表现味极强, 这是画家夸张色彩强度的结果。莫兰迪的风景画 (图3) 则迥然异趣, 一如他的那些静物画, 主动减弱了画面的彩味, 压缩了色层, 色彩淡雅, 极具禅味。印象派的画家倾向于客观的用色。其画作就是对色彩最客观的还原。在写生风景中, 观察比较才能画对色彩。而仅仅画对还不够, 要对现实的风景在色彩上进行梳理, 理性的分析色块的大小、形状、主次, 画面的气氛, 要做好这些就得思考。避免照搬照抄现实的色彩, 被对象牵着走。尊重现实, 同时从表达的需要出发, 强化或者减弱色彩感, 突出主要的颜色倾向, 从色彩上营造画面的画味。

三、重视笔触, 讲究书写性, 运用笔法营造画味

笔触是最能体现人的手工表现的因素。用笔因人的习惯和喜好而不同, 笔法的运用也是画面审美的重要方面, 画史上的名画家都形成各自的用笔风格。莫奈的笔法与毕沙罗、西斯莱的不同。中国风景画家中, 白羽平的用笔就和张冬峰的用笔有很大的区别。一方面因所表现的景不同而采用不同的笔法, 另一方面也是因画家性情的差异造成了不同的笔法。“笔触并不存在于自然界中, 它一开始就是画家按照审美的法则与要求创造出来的。”因此可以说用笔既是画家长期绘画形成的经验积累, 也是他们表达的需要。福建风景画家王辉的画作 (图4) 中, 我们可以看到画家硬朗的笔触。方直的笔触塑造了景物, 避免了描摹, 也给画面带来了干净利落的效果。“笔触已成为现代油画技法中具有自身美感乐趣的内容”。有时, 单单看画面的用笔就能猜测是哪位画家的作品。写生中, 不可能很快形成笔法风格, 但在用笔上应先遵循一定的规律, 重视用笔的放和收, 藏和露, 避免描摹, 讲究书写性。随着写生的积累, 逐渐总结出适合自己的笔法。

四、掌控好画面肌理, 发挥肌理美感以营造画味

肌理的表现与笔触一样是画面审美的一个因素。虽然肌理有时依赖于用笔, 但随着油画的发展, 尤其是在伦勃朗之后, 肌理越发独立, 成为画家的主动追求。其价值, 莫奈甚至说“绘画的好坏, 只要闭上眼睛抚摸绘画的表层即能判断。”在油画风景写生中, 画家对于工具和油的合理运用可以创造丰富的肌理, 增强画面的画味表现。吉林艺术学院的任传文老师在写生中不择手段, 创造了用布蘸着大量的松节油稀释过的颜料进行表现的画法, 画面酣畅淋漓, 极具画味 (图5) 。有些画家喜用刮刀表现老墙、地面或者岩石等表面粗糙厚实的物象。风景画家在画面中营造出来的材料的质感和画面肌理成为形成绘画风格的重要方面。但是, “油画肌理效果不是刻意做出来的, 不是数学式的简单加减”, “油画肌理是物质和精神的碰撞产物, 是画家内心情感的外化, 是画界通过物质 (画布、画笔、刮刀、颜料等) 实现人的精神世界轨迹的恒久驻留。”因此在写生中, 肌理的运用不可盲目, 应该从画面表现的需要出发, 为肌理而肌理得不偿失, 非但无助于画味的营造, 还有可能使画面变的恶俗。

五、合理的利用抽象与变形营造画味

从图像上拉开与现实的距离, 也可以增强画面的画味, 这就用到了抽象与变形。若能在写生中根据对风景的感悟进行适当的抽象或者合理的变形, 则可以强化画面的精神追求和形式美感, 绘画的深度与高度自然呈现。写生作品能否上升到创作的高度与画家能否在写生中体现出精神感悟或者形式追求有很大的关系。写生中的精神关照和形式探索都是比较高的境界, 这种境界随着画家对艺术的理解以及阅历的丰富而提高。已故的著名画家张钦若的风景写生就呈现出抽象画的倾向, 随着对点线面的抽取与强化, 他画面的抽象感越来越强, 与现实的风景拉开了距离, 画的意境更为高雅 (图6) 。抽象与变形应该看成风景写生过程的实验和探索过程, 不是心血来潮的刻意为之。如画家洪凌说的“不断的在对象上作一些主观的强化, 当强化到一定程度, 对对象就越来越不顾及了, 不断地盖住画面, 而那个对象就不断的躲开, 退去。”退而求次, 抽象与变形也可以在写生中避免画“油”, 画面因探索难度加大而显出拙味, 画面的画味亦随之增强。

六、强化各因素的节奏变化营造画味

画面的主次、虚实、强弱都是一种节奏。可以说前面的构景、用笔、肌理都得考虑节奏, 甚至在抽象、变形和用色中都存在着节奏。画味的营造在某种角度上也可以理解为画面节奏的追求。画面节奏控制的好, 则画面耐看而有画味。大凡好的画作画面都是有呼吸的, 如音乐一般。不管运用哪个因素来营造画面的“画味”, 各个因素都应注意强化节奏, 否则画面会因某个因素的无节奏而变得沉闷、乏味。尤其是用笔、肌理如若控制不好则给画面带来的是混乱是灾难, 不但无助于画味的表达, 更使画面造作, 任何精神性的追求都因此消失殆尽。

“画味”的追求不是一个简单的过程。尤其是在风景写生中, 面对大自然, 要在短时间内捕捉到自然的美感和风景的性灵, 绝非易事。懂得方法, 掌握方法, 更要在运用方法时投入真情。国画大家李苦禅先生在他的讲课稿中总结说“……有人画什么都不错, 就是看上去没有感情、没生机。我们画画的去写生可不能带着数理化的头脑、法律学的头脑去画。数理化同法律可是不能凭感情的, 三加三到什么时候也是六……” (5) 有情感的真挚就能在写生中不被方法束缚, 而是在情感的支配下灵活运用方法, 综合运用各法, 体现出“表达的有意与无意” (李苦禅语) 以取得最具画味的表现效果。梵高的每一幅风景画画都流露出对生命的挚爱, 技巧融于画面。因此, 在油画的风景写生中要格外重视情感的调动, 运用情感统筹构景、用色、运笔、肌理、抽象和变形, 主动控制画面节奏, 在尊重自然的同时又主动拉开与自然的距离, 将个人直面风景时的独特感悟和发现运用绘画语言表现出来。有画味的画作温润晶莹如好玉, 源于自然而脱于自然, 胜于自然。

参考文献

[1][2]熊炜.《油画笔触的发展与审美特性》.《美术研究》, 2005 (02) .

[3]刘仁杰.《浅谈油画肌理的精神性》.《美术大观》, 1994 (09) .

[4]《洪凌访谈——象与境的悟变》.油画艺术, 2014 (05) .

篇4:油画风景写生的构图与色彩

关键词:风景;写生;色彩

中图分类号:G632 文献标识码:B 文章编号:1002-7661(2014)10-062-02

一、构图是风景写生的基石

构图是绘画者运用各种形式因素来构筑画面、以达到把作者内在的情感转为视觉形式图像的一种手段。实际上构图也是一种设计,即艺术家为了明确表达自己的想象,来适当安排各种视觉要素的那种设计过程.画是无定法的,每个步骤都没有一个固定的程式可言,但其中也有一般的方法,我们也只有了解了一般的方法,才懂得在学习写生的过程中灵活的运用。

在风景写生构图的时侯,我们应先确定地平线的位置,这样不仅使表现景物的透视关系有了依据,也是表达作画意图最初的基线。例如,在表现高耸的建筑物时,一般常在画幅中将地平线放得较低。而表现明媚的水库或海景时,常把地平线的位置提高,目的都是为了突出主要的景物。但是为了避免构图的呆板,地平线不能放在画幅二分之一的位置上。较多的是放在画幅偏上三分之一或偏下三分之一的位置上,这些都要按具体的需要灵活地去经营。在写生时候,我们可采用一种辅助手段即“取景框”,简单的取景框可在硬纸上剪或刻出一个与画面比例一致的孔,使用的时候,使它与地面垂直,用一只眼通过孔去观察景物,截取所需要的内容,也可以反复地多画一些小草图,相互比较,加以推敲,以取得最佳状态的构图落实在画面上。一幅画面特有的组构,传达着某种情绪意味,显露出无法代替的境界和无法用语言传达的神韵。在现代这个社会里,我们分析前人的作品时有不断的用这些经验去验证它,企图发现一些放之四海而皆准的规律,而作品中另具价值的东西往往被忽视。因此,我认为在谈构图的时候时,既要尊重经验,又要最终破除经验的束缚,才能真正达到自信、自觉地去进行自己独特构筑画面的目的,不断创造出新的形式组合。

经营一幅风景写生构图时,首先要分清主次,在画面上要勾画的景物是画面主体物,其它景物是次要的陪衬物,构图时就要分清。为突出主题,其主景一般放在画面构图的偏中部位,次要景物则根据主题的需要进行安排和处理。同时,还可以通过冷暖、大小、高低、强弱、远近、疏密、虚实、软硬、动静等对比手法,突出主题,分清感主次,以利于主题的表现。力求抓住所要表现景物的主要部分,然后重点刻画,使画面能吸引观者的视线,从而达到强烈的视觉冲击力。每当我们面对一张空白的布面想把自己的意念以油画的语言展现其上,完美地表达出自己的思想.并把它绘制成一幅不同凡响的油画,我们如何把人、景物、道具安排在画面中,并获得最佳的布局方法,是把形象结合起来的方案.是揭示形象的全部手段的总和。在构图过程中其实是画家对客观事物的认识过程、理解过程、内化积累的过程,它表现着作者对自然事物认识理解的程度和水平。

风景油画是画家借助景物表达情感的形式,画家选择风景的样式不同、情感也各异,但是,如果抛开具体物象具象的因素,那画面中也就只有点、线、面、体、质感和色彩了,这些视觉要点也就是构图的基本要素。构图要素主要是指画中的点、线、面、体、质感、色彩。构图即不神秘,也没有固定的公式可依,画家要在对前人在此方面所取得的成果要有所了解、有所掌握的基础上,并做出大量的实践后方能达到熟练掌握。构图重要的是要有特点,有独创性,探求符合自己特性的方法,但必须遵循美的总体原则即“多样统一”,它是一切绘画的根本法则。多样就是变化、不同、对照与对比等,它包括形式对比和内容对比。统一就是一致性、秩序性。由此根本法则而衍生出诸如对称、均衡、比率、虚实、开合、节奏、韵律、疏密等等原理。所以我们在今后的风景写生中能够灵活的掌握构图这个简单而重要的原理,这样我们的画面就能够充满活力而富有灵气。使人看完能够享受艺术的独特价值,也希望这些名画中的一些构图能够给我们带来灵感。

二、色彩是风景写生的关键即绘画的灵魂

篇5:油画风景写生之画面的把握

河南青网文化传媒有限公司旗下“名画城”有各种风格的油画出售,如有购买意向的顾客可联系0371-69509118-8004,手机:***,QQ:379421700 中国 郑州 高新区 国家863中部软件园

在具备了油画风景写生的条件,也掌握了选景、构图、色调、时间、空间、油画材料等写生诸要素,但要把它们在画面上准确地体现出来,那就要求画者对画面把握和营造,从而达到诸要素的统一。

风景写生画面的把握具体可从两方面来做:

一、素描关系的把握

面对大自然复杂多变的特点,首先要对所表现的对象、物体进行素描关系的归纳,合理地安排在画面上,使画面富有层次感、空间感。一般的处理方法是把画面分成近中远景三个部分,按视觉规律组合素描关系。

近景对比强烈处理成深色(黑):中景对比逐渐减弱处理成灰色(灰):远景偏浅色(白),特殊情况也可按需要组合素描关系,如近景为白,中景为黑、远景为灰或者近景为灰、中景为白、远景为黑等,但不管怎样首先要清楚地确定出画面黑白灰三者的关系,也就是画面的大素描关系,然后在此基础上再来考虑局部具体物体的素描关系,使局部素描统一在整个画面大素描关系之中。

二、色彩关系的把握

在素描关系确定以后,就要考虑色彩安排和画面效果,一般情况可采取以下方法,其—以主体颜色为画面的主基调,其他物体的色彩在色相、明度、纯度等方面都要服从主基调的指挥,或减弱、或加强,从而使画面达到统—;其二:确定整个画面的色彩基调。首先在写生时根据描绘的对象选择某种颜色为画面的基调,然后以此颜色为中心而产生色彩变化,使整个画面笼罩在一种整体的色彩之中而形成谐调。

在把握面画的素描、色彩、谐调、统一的同时,要清楚地认识画面的效果要服从内容的需要,内容是第一性的,表现形式是第二性的,内容是通过一定的表现形式来体现它的精神内涵,形式要为内容服务。

通过景物的塑造,再加上画面的把握,一幅完整的作品就可以展现在大家眼前了。如果你喜欢风景油画,那就来名画城吧,这里将为你提供各种风景油画!

莫奈的《睡莲》

在莫奈的画中人和大自然和谐地融为一体,他们融合在景色、阳光和空气中,而这一切又融合在画家特有的灿烂、艳丽、却又像乐曲般和谐的色彩之中。莫奈很重视笔触,它成为色彩表现的灵魂,不同的笔触能表现出事物不同质感和动势,他运用不同的笔触充分表现色彩以符合自然的本来面貌。

他对光色的专注远远超越物体的形象,使得物体在画布上的表现消失在光色之中。他让世人重新体悟到光与自然的结构。所以这一视野的嬗变,以往甚至难以想象,它所散发出的光线、色彩、运动和充沛的活力,取代了以往绘画中僵死的构图和不敢有丝毫创新的传统主义。

画面中层层睡莲,纤纤细柳。池畔径深,空桥无人。虽然只是寥寥几笔便勾勒出睡莲的姿态。让人仿佛置身画中,不禁想到朱自清的荷塘月色。

篇6:油画静物写生教案

课程名称:油画静物写生 授课教师:李伟琴 授课对象:油画专业 课时: 5周

一.教学目的:通过静物写生,要求达到以下目的:

1.培养正确的观察方法。

熟悉油画工具材料的特性,掌握油画的作画步骤和基本表现技法。2.掌握静物画构图的基本法则。3.提高用色彩表现对象的造型能力。二.教学重点:油画表现技法的训练

三.教学难点:用油画色彩表现对象的造型能力培 四.教学方法:欣赏、示范法 五.教学内容:

﹙一﹚静物写生的目的和意义

静物画是描写静止物体的一种绘画形式,最早出现于17世纪初叶。由于静物画所表现的物体一般陈设于室内,光线相对稳定,物体本身也相对静止,便于作者从容地进行刻画和描绘。因而,静物写生被当作初学者研究色彩规律、培养正确的观察方法、掌握构图原理、熟悉作画步骤、提高色彩造型能力的首选课题。提高静物写生所获得的能力,也为主题性创作中的环境道具的表现提供了基本的技法语言。

﹙二)静物写生的内容选择

静物画内容的选择和运用,画者有很大的自由,但并非什么东西都能走入静物画行列,纵观历史上画家的选材,不外乎下列几类:一类是实物,如水果、蔬菜;一类是观赏物,花瓶,花卉,玻璃器皿等;再一类是体现人类文化生活物品,如古董,历史文物等。丹纳在《艺术哲学》中指出:“艺术的目的是表现事物的本质,即表现事物的主要特征”。这样看来我们在选择静物方面除了内容之外,还应有一个形象问题。要选择的物体是个性特征鲜明。不同质地,大小的物体,色彩配置能产生较深的感情语言的物体,也是选择静物时要注意的。﹙三﹚.静物构思构图中的形式法则

静物写生常见的构图法则有 1.对称法、对称的形式在日常生活中随处可见。人体结构左右两侧是对称的,许多植物得叶子也是呈对称状态生长的。人们将这一规律运用在绘画艺术中特别是装饰艺术中,成为一种最常见的审美法则。2.均衡法

均衡法是一种通过用重点,注意力,力的方向的暗示等因素达到均衡的感觉的方法。静物写生中的均衡体现在画面主体物和从属物的位置安排上以及数字的调配中。它运用杠杆原理,呈现其均衡状态,又运用力的走向使人达到心里感觉上的平衡。3.调和法

调和法的目的是实现画面的和谐。和谐可视为画面的一种内聚力。我们一般运用色彩,质感,空间明暗等,实现和谐的目的。和谐总是跟对比共存于一个画面内。它是对立的辩证统一体。4.对比法

对比法是静物写生中普遍运用的法则,一般有形体大小之对比,形的方圆之对比,线的曲直之对比,物的质量之对比,色的冷暖之对比,色块大小之对比,明暗对比,空间对比等。画面中有了对比,知觉度就高。5.比例法

静物构图中各物体之间的比例因素要有数的秩序,形体大小要安排有致。长的,高的,大的形体安排在后面,短的,低的,小的物体安排在前面,深色的形体和浅色的形体不可等量大小,造形雷同。6.重复

同一形象多次出现为重复。重复的样式使人感到生命的活力,重复能加深印象。

7.变化和统一 变化和统一法则在上述诸法则中是中心法则,对其他法则有统帅作用。任何静物画构图如仅有统一而无变化则呆板,另一方面任何构图,变化有余而 统一不够则会显得杂乱无章。﹙四﹚.观察方法

任何艺术作品的产生都源于艺术家对自然的观察感受,然后通过形象思维,借助与各种媒介,最后形成艺术作品。1 一点观察法

即焦点透视法,一点清楚其余模糊。2.整体观察法

即一眼望过去看到全体的总面貌。3.多点观察法

即移动视线观察,甚至可以绕着物体的四周进行观察。4.条件色与固有色观察法

也是整体观察法的具体延伸。固有色观察方法实际上是观察记忆法。在写生过程中,习画者应多注意条件色观察法,只有注意到多种因素而造成的色彩关系的总和时,科学地认知对象的目的才能达到。这即使我们常说的整体观察,整体描绘。

﹙五﹚.静物写生的作画程序 起稿

作油画静物写生时,可用木炭条起稿,也可用单色起稿。

着色步骤 1. 铺大体色

铺大体色要求较准确地抓住对象大的色彩关系,初步明确画面中的黑白关系,用大笔把颜色关系铺开。2. 大体塑造

根据画面中确定的色彩关系,进一步明确物体的体积与结构,注意表现物体对环境,环境对物体产生的色彩影响。逐步使物体的暗部,中间调子乃至整个画面的色彩丰富起来。同时,颜色的饱和度也应相应提高,以增强色彩的表现力度。3. 深入刻画

在这一阶段应再次对画中物体作仔细,深入的刻画,使形体更趋严谨,色彩更加丰富。在具体刻画物体时,要与周围物体,环境结合起来表现。这时要注意物体质感,空间感的表现。4. 整体调整

过分跳跃的笔触,过强的明暗对比,常常影响画面整体感与空间感的表现。那么,及时调整,处理这些刺眼的地方,是整体调整阶段必须解决的问题。﹙六﹚.静物示范作品例析 1.《秋菊》作者 徐明华

画面以青瓷瓶,菊花以及苹果构成均衡的画面结构。红黄紫白各种菊花组成主体物的绚丽色彩,青花瓷罐稳定住画面的中心,以银灰色调的背景衬托。画面非常讲究笔触的节奏和色彩的节奏。作者以深入的观察、敏锐的色彩感觉、熟练的绘画技巧控制画面,自始至终贯穿着整体观察和整体作画的严格秩序。此画在多层覆盖后,上下色层的重叠交相辉映,产生了丰富而厚重的色彩感觉。作者善用厚色,且调和时喜欢半生半熟的效果,尽量少用调色油故颜色多保持鲜艳和生动性。非常注意的是用笔的动态感,不是工笔画似的抠描花瓣,而是把握形的特征和大的意韵,故画面的艺术感染很强。2.《芒果与南瓜》作者 徐明华

这张静物画的设计思想是冷暖对比关系。绿色的背景布、绿色的鲜嫩的葡萄叶子、青花瓷古盘和台面的青灰色背景布组成了画面的冷色调,而水果是暖色的组合。这样,占画面大部分面积的冷色与占面积较小的暖色与处于中心位置的暖色形成了冷暖对比和面积大小对比的两种对比关系。水果作为主体物又有黄、橙黄、深红等固有色的差别,以及不同种水果形体大小各异的形的差别。因此,主体物仍能以丰富的姿态而引人注目。葡萄叶成为画面的一部分,可增加水果新鲜感的效果。将葡萄藤的枝干插入水壶中等保鲜措施也是必要的。3.《海鲜》作者 徐明华

人们厌恶海鲜腥味的同时又会联想它的美味,包容它的缺点,静物画的感人之处往往在质量感的表达。如果鱼画得像木头,就无从引发人们嗅觉乃至味觉的联想。盘中的大鲳鱼是主角,后面穿插着长条形的带鱼,形体有了变化,背景上一串小鲳鱼,更是形体变化丰富;白菜是画面的最亮色块,置于画面的中心位置;煎锅、酒坛又在不同质地方面加强了对比;右角的蓝印花布包,更增添了一种乡土气息。

4.《馨香》作者 李建民 这幅静物写生画与传统的表现三维立体、再现客观对象的画有所不同,作者致力于二维平面空间的绘画语言的思考。画面是以平涂的带有装饰性趣味的色块来构成画面。首先让花的形占据较大的空间,在罐子的两侧也增加了一些花朵、让构图饱满;在上色时用大块色大笔触平涂,自然注意了色块的冷暖变化和微差,以及色块与色块之间的厚薄、浓淡对比。作者力求在塑造画面各部分的形体的时候,针对客观物体的各自特性选择最适合它们的表现方法,增强画面的装饰性和趣味性。例如紫灰花是用如浮雕般的厚笔道来实施表现意图的,但它又是平面的;红花、黄花则有所不同。花瓶的表现是用中国画的白描手法加以勾勒的,用以获取画面的传统意义并使之富有情趣。总而言之,这样的画面还是遵循黑白灰对比、点线面相互穿插的绘画法则的。方法是多样的,关键是如何找到最适合个人的表现方法。﹙七﹚ 名作欣赏

《盛水果的花篮》卡拉瓦乔

卡拉瓦乔是17世纪意大利现实主义流派——卡拉瓦乔画派的创始人。是位有才能,有胆识,能创新的画家。他的笔法缜密严谨,雄健有力,色彩沉着朴素,善于运用明暗,造型有立体感,常常以暗褐色的背景衬托前面主体色,这幅作品是在1590年左右创作的,堪称艺术世上首批静物写生画之一。=这幅画构图别致。背景平整明亮,而主体物则以精到的手法被表现得逼肖自然。有虫疤的苹果,熟透绽开了的无花果,新鲜而带霜的葡萄,在粘着朝露的果叶的点缀下,显得十分真切。这幅画中,卡拉瓦乔把自己的主管感受融化在对客观事物的描绘中,创造出感染力很强的艺术作品。《铜水壶》夏尔丹

18世纪罗可可样式风行欧洲画坛,夏尔丹走的是一条独特的路。据说它的作画速度很慢,过程密不示人,但从作品上看他使用的画法和媒介并不神奇,而他的匠心独运之处在于对底层画笔触肌理做得十分考究。他的写实技巧在于对形体的概括,形不是无休止的细描,通过釉染等技巧使物体的质感得以充分的表现,以至于我们感到画面上的铜质物件敲击之后能发出嘡嘡的响声。《苹果与橘子》塞尚 《普鲁旺斯大罐》博纳尔 ﹙八﹚作业要求 1. 构图舒适 2. 色调明快

上一篇:礼仪课学习个人心得体会下一篇:曾经的我们情感散文